miércoles, junio 21, 2006

Tributo a Marillion

Les recordamos que nuestra nueva tocata será el Jueves 29 de Junio a las 22:00 hrs. en el pub Bar Siete, ubicado en Avda. Las Condes 10690 (pasado Estoril) . La entrada cuesta $3.000 e incluye cover . Ojo, que no se aceptan reservas, por lo tanto, les recomendamos llegar puntual para tener una buena ubicación.

Esta tocata tendrá un set list casi completamente distinto a la tocata pasada. Esta vez contendrá temas muy votados en la encuesta que no fueron tocados la vez anterior, pero por sobre todo, incluiremos los pedidos de los fans (sobre todo a través de nuestro guestbook).

Debido al buen recibimiento del sorteo de CD´s anterior, esta tocata estaremos entregando nuevos premios a los asistentes, esta vez serán 5 DVD´s con actuaciones de Estigma, Tributando a Marillion¡¡¡¡

POR LO TANTO, UNA TOCATA IMPERDIBLE, LOS ESPERAMOS A TODOS¡¡¡¡
ESTIGMA PRESENTA : TRIBUTO A MARILLION
JUEVES 29 DE JUNIO
22:00 HRS.
BAR SIETE
AVDA. LAS CONDES 10690
$3000
SALUDOS
ESTIGMA

Los canadienses Saga revitalizan su carrera con un álbum de brillantes composiciones que destilan frescura y virtuosismo.

Después de 30 años de trayectoria no es fácil que un grupo pueda sorprender. El tiempo siempre desgasta, sin embargo los canadienses Saga han conseguido revitalizar su carrera con este impresionante álbum.

Trust aporta aire nuevo y frescura desde el inicio, con On The Other Side, un corte contagioso donde las partes de teclados y la voz forman una perfecta simbiosis. Y es que Michel Sadler está pletórico,

controlando y modulando su registro vocal, mientras Jim Gilmour engrandece las composiciones hasta límites preciosistas dominando las teclas con una versatilidad pasmosa; como lo demuestran la exquisitez que desprenden composiciones como It’s Your Life, Tha’ts As Far As I’ll Go y Trust, una trilogía fabulosa que conforma lo mejor del álbum, con el inapreciable apoyo de Ian Crichton a la guitarra, otro punto importante a destacar en el contexto general de los temas. Su participación en Back To The Shadows es brillante y efectiva.

Jim Crichton (bajo) y Brian Doerner (batería), terminan de perfilar un equipo que se muestra sin fisuras y con ideas renovadoras dentro del rock progresivo, sin haber perdido sus influencias originales.

Obviamente, Trust contiene material con un enfoque más clásico y su dosis de baladas, pero predominan los giros imprevistos y los contornos complejos. Incluso, se atreven a probar con algunas gotas de funky, en el corte You Were Right.

Si podíamos pensar que Saga ya lo habían dicho todo y no quedaba espacio para la sorpresa, Trust nos demuestra que las ideas de los canadienses aún no se han agotado.

La edición especial en digipack incluye un DVD con el making of del álbum.

link: http://www.ociojoven.com/article/articleview/967865/1/194/saga-trust.html

The Chieftains, Carlos Núñez y Sharon Shannon, folk de lujo para Cantabria

La cita, que tendrá lugar los días 7 y 8 de julio, contará además con seis grupos de la región, para copar así una programación musical de cerca de veinte horas

Durante dos días, San Vicente de la Barquera se convertirá en punto de encuentro para los amantes del folk más internacional. Nombres como los de los irlandeses Sharon Shannon y The Chieftains, los escoceses Battlefield Band o el vigués Carlos Núñez, se reunirán los próximos 7 y 8 de julio en el Festival de Folk organizado en la villa cántabra, con motivo del Año Santo Lebaniego.

En total serán una docena de conciertos que, acompañados por talleres de percusión y clown, actuaciones alternativas -cuentacuentos, dúos de pito y tambor, gaiteros, acordeonistas...- coparán una veintena de horas dedicadas a una música de raíces, virtuosismo llevado al extremo y guiños etnográficos en cada partitura.

THE CHIEFTAINS

Sin duda alguna, la gran apuesta del cartel mira hacia las islas británicas. El nombre de uno de los grupos con mayor historia y peso específico en el panorama folki internacional, The Chieftains, otorga al festival un aura de gran acontecimiento. Los irlandeses han demostrado con el vitalista 'The Wide World Over', una retrospectiva que refleja la historia de sus 40 años de existencia, que su voz sigue siendo sentencia en el mundo musical.

El gran hito de este último trabajo ha sido, amén de seguir sonando a The Chieftains, haber logrado reunir a una nómina de colaboradores en la que se leen nombres tales como Sinead O'Connor, Van Morrison, Sting, Elvis Costello o los Rolling Stones. Además, el largo incluye un par de regalos: una versión del clásico de Bob Marley 'Redemption Song' -cantada junto al hijo del icono reggae, Ziggy Marley- o su particular lectura del 'Morning has broken', éxito de Cat Stevens, revisitado junto a Art Garfunkel y Diana Krall.

SHARON SHANNON

El nombre de esta irlandesa con aires de miscelánea creativa, está estrechamente ligado al del gaitero español más internacional, Carlos Núñez. Colaboradora de lujo en el último disco del gallego, 'Mayo Longo', ha sabido crear un universo propio que bebe de cientos de pequeños mundos:
desde el reggae hasta el misticismo de la cultura cajún, pasando por la tradición escocesa o la oralidad propia de su país materno, Irlanda. Actriz secundaria hasta los inicios de la década pasada, su discografía firmada con su nombre propio abarca una nómina de siete títulos, en los cuales destaca una nota común: el nada nihilista cuidado de los pequeños detalles.

BATTLEFIELD BAND

Disconformidad ante cualquier dibujo en que el presente no sea una mirada alegre; optimista añoranza del pasado recorrido; afrenta al futuro con la raíz de la historia en clave de sol. Los escoceses Battlefield Band son paradigmáticos: los grupos con más de tres décadas vividas son algo más que un capricho de amigos; son actitud ante el mercado, profesionalidad en el escenario y retroalimentación con un público siempre entregado. Puede que el del tecladista Alan Reid sea el único nombre que una a los Batties con sus primeros acordes, pero pese a que la formación cambie, su sonido sigue siendo referente internacional de la corriente gaélica de la música.

CARLOS NÚÑEZ

Alumno aventajado de la escuela del viento; gaitero consolidado; estratega de la creación de ambientes idealistas... El nombre de este vigués ha transgredido las fronteras de la música celta nacional. Enfrascado en una insolente juventud con la que ha sabido transmitir una concepción propia de la música, Carlos Núñez ha logrado situarse en la cúspide del mundo folk, muy por encima de otros nombres que a priori cuentan con una mayor capacidad de atracción. Con cuatro discos en el mercado -entre ellos su inolvidable ópera prima, 'A irmandade das estrelas'- el gallego se ha convertido en el paladín de la música de raíces en nuestro país, abanderando incluso la afamada banda sonora de 'Mar Adentro'.

REPRESENTACIÓN CÁNTABRA

Si los cuatro nombres ya citados coparán la actividad del 'Escenario Año Jubilar', la 'Carpa Cantabria Infinita' verá los directos de seis formaciones cántabras de distinto corte: la constante búsqueda de Brena La Música, el folk de concepción celta de Luétiga o Cahórnega, el folk rock de El Hombre Pez, la mirada a Cantabria de Garma o el 'rock progresivo con raíces' de Ibio. Un total de seis grupos que harán mirar a la región en un festival que, a pesar de su carácter coyuntural -la celebración del Año Jubilar Lebaniego-, podría convertirse en una de las grandes citas anuales del verano cántabro.

link: http://servicios.eldiariomontanes.es/pg060613/prensa/noticias/Cultura/200606/13/DMO-CUL-071.html

Trip mental

20.06 El grupo instrumental Poseidótica llegará desde Capital federal para acompañar a Tantra el viernes 30 en La Mula Plateada.


“Hay que ser absolutamente instrumental”. La frase no la escribió Rimbaud; es una simple adaptación de uno de sus versos a la búsqueda artística que desató Poseidótica, un grupo de rock hipnótico-futurista que el viernes 30 compartirá junto a Tantra las tablas de La Mula Plateada.

Los músicos Hernán Miceli (guitarra y efectos); Martín Rodríguez (bajo); Santiago Rúa (guitarra y efectos) y Federico Bramanti (batería) llegarán por primera vez a Mar del Plata para presentar los cortes de “Intramundo”, su reciente producción discográfica.

Poseidótica se formó a fines del 2001 en Capital Federal. Su estilo linda en todos sus márgenes con la música instrumental. Cada tema representa un concepto, una búsqueda artística en el proceso de composición. A partir del objetivo de crear un rock ambiental y pesado, cada integrante aporta su ingrediente personal para lograr un conjunto de climas oscuros y atmósferas densas. Los contrastes oscilan entre momentos de total relajación con pasajes eléctricos de inevitable furia.

Según explican los integrantes, la ausencia de palabras y voces permite proyectar imágenes propias y liberar el pensamiento hacia regiones sensitivas inexploradas. En cada una de las composiciones, el grupo coquetea con diferentes estilos, ya sea el rock progresivo, el kraut rock, la psicodelia, el stoner rock, climas orientales, espaciales y futuristas.

Luego de recorrer diferentes escenarios, y posteriormente a la edición del demo grabado en el año 2003, en el 2004, Poseidótica sufre algunos cambios. El baterista original de la banda, Ignacio Belej, se aleja en buenos términos, y a partir de allí la banda comienza a trabajar con Walter Broide, baterista de Los Natas, pensando en la grabación del primer disco. Mientras, la banda registra en estudio una versión del tema “Asteroid” de Kyuss, la cual vio la luz en el tributo argentino a esta banda, llamado “Listen Without Distraction”, editado en Junio del 2004 por el sello Días de Garage.

Este compilado cuenta con la participación de otras bandas del estilo, como Los Natas, Búffalo y Taura , y posee buenas críticas en revistas y sitios de internet especializados de todo el mundo.

Durante el año 2004 Poseidótica realiza un único, íntimo y explosivo show junto a Walter Broide, para luego volver a renovar la formación alternando entre el formato acústico y el formato de quinteto. Con este objetivo, la banda recluta a Federico Bramanti, un joven baterista que actualmente acusa 21 años (hoy integrante estable del grupo) y a Juan Mendoza Cutri, encargado de teclados y sonidos espaciales. En Octubre de ese año el Quinteto Sensorial, mutación de Poseidótica, se presenta en vivo con un show absolutamente conceptual.

En Enero del 2005, finalmente se graba la primera placa junto a Walter Broide, en los Estudios Ambassador. El álbum, titulado “Intramundo” ve la luz en Junio de ese año, y se edita independientemente en Aquatalan Records. A lo largo de 9 temas y algo más de 45 minutos de rock puramente instrumental, el grupo desarrolla una obra conceptual centrada en una sonoridad acuática y profunda, en la cual predomina un relato musical de corte apocalíptico, centrado en el trance y la hipnosis.

Además, el álbum ofrece pasajes tangueros de corte piazzolliano (“Superastor”); algo de jazz psicodélico (“Las cuatro estaciones”), y extractos musicales ligados a la música de Oriente en diferentes momentos del disco. Además de la colaboración del baterista de Los Natas, el disco cuenta con la participación de Pablo Catania (ex tecladista de Giardino Temple, Quemar y Cabezones, actual tecladista de Especies), quien se encarga de la grabación y mezcla, y de Gonzalo Crudo Villagra (bajista de Los Natas), encargado de la etapa de masterización.

Por otro lado, Poseidótica se encuentra componiendo los temas para su segunda placa, la cual contará con temas de larga duración, y algunos cambios en lo que hace al sonido y el formato de las canciones. Se volcará a un rock más fino, ultra matemático y progresivo, donde intentará plasmar la versatilidad que ha ganado el grupo en este último tiempo. El álbum aún no posee título ni fecha de edición, lo único seguro es que seguirá conservando el formato instrumental.

link: http://www.ciudadabstrakta.com/nota4.asp?id_nota=568

The Knife

rocedencia: Granollers - Barcelona




Estilo: Rock Progresivo




Componentes: Adrià Arenas Teclados
Bob Bajo
Pomeda Guitarra Acustica, voz
Ramon Marc Saxo
Charly Bateria
Victor Valiente Guitarra, coros


Bio:
The Knife es un grupo de rock progresivo que nació a principios de 2001 en Granollers (Barcelona). El proyecto surgió con la intención de darle continuidad al clímax compositivo que dejaron bandas como Genesis (época Peter Gabriel), Pink Floyd, Marillion o Van Der Graaf Generator, pero teniendo muy clara una moderna identidad musical forjada en sus propias formas y contrastes, con un concepto lírico y sonoro más complejo.
Desde un bloque primitivo formado por Carlos Pomeda (voz) y Víctor Valiente (guitarra), se fueron afiliando los nuevos componentes: primero Carlos Ruiz a la batería y, más tarde, Víctor Guillén (“Bob”) juntamente con Adrián Arenas al bajo y teclado respectivamente.
Con esta formación la banda ofrece sus primerizos conciertos por Cataluña hasta que, a principios de 2003, publican su disco de debut autoproducido: “(Conversations in) a Lifeless Room”, que contiene cinco canciones y dura 32 minutos.
Los cinco temas, en su orden, componen una progresión de estados de ánimo (sobre los cuales se ha desarrollado la temática de la canción), y juntos crean una habitación muerta: el universo The Knife. La portada refleja lo que sucede dentro. Los cuerpos imperfectos y conceptos abstractos e inconscientes necesitan del corte perfeccionista que en este caso corre a cargo de un cuchillo.
Gracias a este trabajo, el quinteto da un paso importante actuando en el Tiana Prog Festival 2003, donde es muy bien recibido por el público y la crítica especializada.Tras esta actuación, el grupo sigue tocando durante los dos siguientes años buscando un sonido más compacto y personal. Además repite aparición en el Tiana Prog Festival 2004, esta vez musicalizando los temas de los desaparecidos Twelfth Night junto a su vocalista, Andy Sears, en un concierto único.
A finales de 2004, Ramon Marc “Monma” (saxo) se une a las filas de la banda. Con su llegada, tras varios conciertos, se publica un nuevo trabajo: “Black Prince Disclosure”. Grabado en febrero de 2005, en los estudios Infusiones Musicales, este nuevo disco cuenta con la producción de Gonçal Planas (técnico de directos de Standstill, entre otros grupos) y las voces invitadas de Lady Deborah y Andy Sears.
Las 7 nuevas piezas viran hacia un lenguaje más agresivo a la vez que acentuan los guiños melódicos de su temario, apuntando el sonido que la banda ofrece, actualmente, en sus directos.

link: http://www.manerasdevivir.com/grupo.php?id=1209

Liverpool sigue pariendo grupos de rock

Liverpool, Inglaterra, 19 jun (PL) La ciudad de Los Beatles no solo es meca del rock, también es sede de sus herederos, grupos musicales que han surgido allí al socaire del legado de los "cuatro fabulosos".

Pasaron más de 40 años desde que Love Me Do se colara en las listas británicas, gracias a que Brian Epstein, el manager de Los Beatles comprara todos los discos del mercado y, aunque las bandas de Liverpool no estén en la cima, ese escenario sigue siendo fuerte.

Existen grupos prometedores como The Zutons y los Dead 60s, y un centro de la música dance y electrónica.

Por su parte, Ged Ryan, manager de eventos de La Caverna, club donde después de 300 actuaciones fueron descubiertos Los Beatles, afirmó que "la musica de Liverpool goza de una muy buena salud en este momento".

Precisamente La Caverna, que reabrió en 1984 después de más de una década, atrae a bandas jóvenes de diferentes estilos que acuden allí como hacia un sitio sagrado y de "buena fortuna" que puede franquearles las puertas del éxito.

Cada noche hay sesiones de heavy metal, punk, funk y soul.

Asimismo, los vecinos de Liverpool, a los que se les da el nombre de "scousers", dicen que esta mezcla ecléctica cuadra con la historia de la localidad portuaria del norte de Inglaterra.

Según historiadores la música de esa ciudad no empezó con Los Beatles.

Los monjes cantaban en los monasterios cuando Liverpool fue fundada hace 800 años y su patrimnio del pentagrama fue incrementado con los marineros de paso cuando la urbe se convirtió en el segundo puerto inglés en los siglos XVIII y XIX.

Por otra parte, algunos expertos aseguran que como en Seattle, Nueva Orleans o Memphis, en Estados Unidos existe un "sonido Liverpool".

Siguiendo esta reflexión frente a La Caverna los turistas se detienen para observar la "Pared de la Fama" musical, que tiene reproducciones en bronce de los mejores éxitos de las 56 bandas de Liverpool en Gran Bretaña desde que se lanzaron las listas en 1952.

Por ejemplo, los míticos Beatles poseen 17, en ese "muro de las congratulaciones" con La balada de John y Yoko como su último exitaso en el puesto número uno en 1969.

Desde 2002 en que los chicos de Atomic Kitten conquistaron un primer lugar británico, ninguna otra banda de Liverpool lo ha conseguido pero los vecinos aseguran que bajo ese iceberg hay tres cuartos de masa rockera capaz de romper una convicción.

En los últimos años, Liverpool dio a luz el estilo "cosmic scouse", que los críticos describen como una "mezcla de skiffle, indie pop y blues" atomizada por el Hemp (esa yerba), por bandas como The Zutons y The Coral.

El rock, en definitva, vive en Liverpool, la ciudad que se asemeja al puerto de Palos de Moguer, en España, de donde partió Cristóforo Colombus con el fin de encontrarse con la pimienta y el curry, y sin embargo descubrió el tabaco y un nuevo mundo.



link: http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID=%7B2A2E59AD-464C-4051-AEDC-D7480A956F88%7D)

Zaragoza vive siete horas sumida en el rock más duro


Más de 10.000 personas se dieron cita en la Feria para ver a Scorpions, Whitesnake y WASP.


El rock no entiende de edad y así quedó demostrado ayer en la Feria de Zaragoza donde se dieron cita más de 10.000 personas para disfrutar del Monsters of rock. Esta cita de rock duro reunió a seis bandas guitarreras y heavys (Scorpions, Whitesnake, WASP, Apocalyptica, Saxon y Primal Fear, en orden contrario al de aparición) que hicieron las delicias de una parroquia ávida de decibelios y de música ya que el festival duró más de siete horas. Y entre el público hubo de todo, desde cincuentones que crecieron cuando todos ellos estaban en pleno apogeo hasta niños que no levantaban un palmo del suelo pero que han mamado el rock desde antes del nacimiento.

Ni siquiera la anunciada ausencia en el cartel de los míticos Motorhead hizo mella en un público llegado desde las cuatro esquinas del país, que desde primera hora de la tarde y bajo un sol de justicia fue haciendo fila para hacerse con un sitio junto al escenario.

El Monstruos del rock arrancó pasadas las seis de la tarde con los punteos de Primal Fear, una banda alemana que desde el primer momento logró llamar la atención del público. Su directo rocoso y contundente enseguida contagió a los miles de seguidores que, manos en alto, rugieron a cada canción del cuarteto.

Una hora y cuarto más tarde le llegó el turno a Saxon (con 20 minutos de retraso), alterándose así el orden de las bandas ya que Apocalíptica no pudo llegar a la hora prevista debido a su reciente actuación en Suiza.

Con Primal Fear ya en acción, se lucieron unas instalaciones de primer nivel --350.000 watios de sonido y 150.000 de luz--. El escenario, amplio y vistoso, era también austero y el negro predominaba en una decoración acorde con el género musical. No faltó tampoco la pantalla gigante, instalada a la izquierda de la tarima, que gracias a los primeros planos de los artistas, entregaba más energía si cabe al público.

WASP fue el siguiente grupo en saltar a la arena de la Feria. La veterana banda americana es conocida en todo el mundo por sus shows irreverentes y atrevidos, por lo que la expectación por verles en acción era muy grande entre los fans.

Y si un nombre resaltó sobre los demás en la nómina de grupos contratados para el festival, ese era Scorpions. La banda liderada por Klaus Maine es considerada como una parte imprescindible del rock moderno, especialmente por sus archiconocidas baladas. Así, Scorpions logró atraer a un público diverso, ya que su tirón va más allá de los amantes del heavy y de los puristas del género. En su primera actuación en Zaragoza, Scorpions demostró como la veteranía es un grado también en esto de la música y demostró una actitud enviable sobre el escenario, así como una energía propia de unos adolescentes.

Con Scorpions como broche de oro a una jornada monstruosa, terminó la velada tardana --con retrasos incluidos-- que puede dejar como secuelas unas profundas ojeras para quienes hoy madruguen en el curro.



link: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=256869

La Esquina del Blues y otras músicas

México, D. F., 9 de junio (Mundo de Hoy).- La música también se hace con silencios, y precisamente este elemento es de los que más se disfrutan en las creaciones de La Perra, uno de los grupos de rock más sui géneris de México.

Los especialistas aún no se ponen de acuerdo para clasificarlos. Se les ubica, a veces, dentro del rock progresivo; en el rock oposición en otras y también como rock de cámara, pero lo cierto es que se trata de un excelente dueto que está haciendo una música novedosa, diferente, que gusta al público, que lo atrae, lo hipnotiza, crea atmósferas y lo sumerge en otras dimensiones.

Así es lo que hace La Perra, dueto conformado por Perico en la batería y Elena Sánchez en el bajo. Extraña alineación, ¿no? Pero suena bien. Muy bien. ¿Sería adecuado llamarle “Rock Redondo”? No le falta ningún otro integrante, ningún instrumento musical. Sonidos y silencios en equilibrio. Melodías, armonías, ritmos, perfectamente balanceados. ¿Agregar otro instrumento, algún efecto, un cantante? ¡Para qué! Son sólo dos que suenan como unidad, que saben lo que hacen, adónde quieren llegar y a hasta dónde van a llevar a su público. No necesitan nada más. Su suficiencia se ha puesto de manifiesto por medio de otros dos discos previos: La Perra, en 1998 y Fricción Visual del 2000.

Y por ello, en el contexto de La Puerta de las Américas tuvieron una exitosa presentación en la que interpretaron algunos temas del nuevo CD que están promoviendo: ‘Romance con la Ira’, grabado apenas el año pasado en El Cementerio de los Perros, bueno, así se llama su estudio. Y sobre este material destaca, desde luego, el que da título al CD: ‘Romance con la Ira’. También están Pino, (canción de Navidad); Zapateado, surf; Placer por el suicidio, en la que el bajo y la batería crean un interesante entramado, entre otros temas.

Dignas de mención son 1, 2, 3, sirenas, en la que Elena toca kalimba y la pieza llamada Kalanchoe; en la que Perico cambia su bataca por un okonkolo, uno de los tres tambores batá, pero confeccionado para La Perra con forma de prisma rectangular, lo que al parecer le da un timbre muy especial y escénicamente agrega un motivo de interés para el publico, ya que usa todos sus lados como superficie percutiva, y como ellos mismos lo expresan “nos prendió la idea de cambiar el sonido, además de que ya habíamos entrado en otras formas musicales”.

Si no tuviste la oportunidad de escucharlos en el Centro Nacional de las Artes, La Perra presentará su CD ‘Romance con la Ira’ en el Museo de Culturas Populares, situado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, el viernes 30 de junio a las 18:00 horas. Y también estarán de nuevo en la Plaza de las Artes, del CNA, el 16 de julio a las 13:00 horas. Viaja con ellos a través de su nueva propuesta.


link : http://www.mundodehoy.com/periodico/index.php?id=1904

"Me siento más sólida en lo que hago"


Juana Molina abre su mundo privado: el de su estudio en Pacheco, donde crea extrañas melodías. Además, explica el costado íntimo y familiar de su cuarto disco, "Son", que sale mañana. La entrevista de Gabriela Saidon, para Clarín.



Ella está sentada en un sillón, justo debajo del tapiz que hizo su tía abuela y que ilustra la tapa de su cuarto disco, Son. Ella está ahí, con su ropa de colores otoñales y su melena rubia tan Juana Molina. La rodean los instrumentos con los que compone, sola, y produce eso tan particular que es su música. Inclasificable, se dijo, para oír con auriculares, una música que requiere de una segunda escucha, al menos, para poder entrar en su mundo.

Su marido, Federico Mayol, ha abierto el portón de la casa en Pacheco. Y se queda ahí, a una distancia prudencial, durante la charla con Clarín. Por el parque pasa la hija de la pareja, Francisca, doce años y pelo más rubio que el de su mamá. Son (un nombre con múltiples connotaciones) sale mañana y Juana Molina ya está de gira por los Estados Unidos, para presentarlo antes que en la Argentina, donde piensa mostrarlo en vivo en julio, previo tour por Europa.

Es que a Juana Molina le va muy bien en otros continentes. Pero, a diferencia de años anteriores, su suerte cambió desde 2004, cuando David Byrne la invitó como telonera, y a partir de que The New York Times ubicó su disco Tres cosas entre los 10 mejores del año.

Hay algo bastante zen en el disco.

Si lo que se entiende por zen es vivir el presente en el momento de grabar, sí. Si hay algo zen en mi vida es eso. Porque solamente si estoy ahí el resultado va a ser bueno. Cuando grabo estoy sentada, rodeada de todo lo que tengo, y es un proceso muy presente.

O sea que hay bastante improvisación.

Sí, y mucho de este tipo de improvisación que empecé a hacer en vivo, porque los últimos tres años no paré de tocar. Y me dio una solidez que no tenía. Como grababa en los intervalos entre gira y gira, estaba aplicando todas las ideas nuevas en las canciones viejas. Cuando volví, en octubre, me encontré con que tenía más de medio disco hecho. Los otros discos me habían llevado dos años cada uno y éste lo armé en tres meses.

"Son" tiene un aire más oriental. Venís viajando por los Estados Unidos y Europa. ¿Qué otros viajes te llevaron a componer estos temas?

Yo antes programaba sonido y asignaba un sonido a una canción. Ahora reduje todo. Dije: tengo estos diez sonidos que vengo usando hace siete años, desde Segundo. Son instrumentos. Forman parte de mi paleta de sonidos. Tuve accidentes (y ese fue un viaje enorme), como llegar a un recital y el teclado no cargaba mis sonidos, entonces tuve que improvisar. Empecé a loopear ese teclado cantándolo y funcionó, y como mi lema es no hay mal que por bien no venga, aprendí que puedo prescindir de toda la electricidad, empezar con la guitarra y todo el resto me lo banco con la voz. Es que me siento más sólida en lo que hago y eso hizo que lo que venía esbozando se consolidara.

El diseño del disco es muy artístico y ultrafemenino.

Sí, mi tía abuela hizo este tapiz y puso mi cara y la de mi hermana. Y las fotos de adentro del disco son partes de bordados de vestidos que mi tía abuela le hacía a mi vieja para cada carnaval. Creo además que dentro de toda la masculinidad de la que siempre fui acusada, esencialmente soy muy femenina. Y este disco, a pesar de ser muy femenino, tiene esa cosa de macho que para mí significa lo fuerte, que tiene las bolas bien puestas (no me gusta decir los ovarios, esas traducciones me parecen horribles).

Hay un entramado familiar en el disco, desde la tía abuela en el diseño a la dedicatoria a tu hermana Inés, o tus padres (Horacio Molina y Chunchuna Villafañe) en los agradecimientos...

Es que es medio "pinta tu aldea". Es como los pájaros. En una crítica pusieron: "Ella se maneja con sampler, programaciones y sonidos que saca de pájaros". No es así: yo saco los sonidos de los pájaros que viven conmigo. En Segundo son los bicho feos, en Tres cosas las torcazas y en Son los horneros. El disco se gesta con lo que tengo, así como me visto con lo que tengo. Me gusta la idea de vivir reciclando así como detesto tirar y comprar cosas nuevas. El disco está grabado con los instrumentos que tengo, la tapa está hecha con los vestidos que tenía y en general es una manera de ser.

Empezaste como actriz y estudiaste arquitectura, como tu madre, y sos música como tu padre. ¿Hay una síntesis?

No sé... a mí la arquitectura siempre me gustó muchísimo pero me di cuenta de que no quería ser arquitecta. Siempre quise ser música, pero así como no soy tímida para lo demás, con la música tenía una timidez terrible. "A ver, tocá una que sepamos todos". Conmigo fuiste, ¡no sé tocar ninguna de nadie! No podía ni abrir la boca para cantar cuando había gente. ¡Ni siquiera delante de mi madre! Con los únicos que me animaba era con mi hermana y mi viejo. Cuando decidí que tenía que hacer algo antes de ser demasiado vieja, hacía shows con la inexperiencia de un adolescente, con un background enorme, un nombre gigante, entonces venía muchísima gente a verme y lo que veían no coincidía con el imaginario. Hasta que un show en Chicago, estaba llenísimo el lugar, se me vino el mundo abajo y al mismo tiempo dije: "no hay nada que yo pueda hacer para gustarle a esta gente". Ese día hice uno de mis mejores shows.

¿Tus padres qué dicen de este disco?

Mi viejo está chocho. Dice: "Al fin me diste el disco que yo quería". Es como si hubiera estado esperando el nieto varón, y le llegó. Y mamá, que es fanática del jazz, dice que ahora hago jazz. (Imita a su madre. Dice): "Juana, disculpame, yo sé que esto te va a molestar, pero vos estás haciendo jazz". "No me molesta, es un disparate lo que decís". "No, todas esas improvisaciones y ese scat que hacés, eso, Juana, es jazz, disculpame".

¿Te molesta que te pregunten si vas a volver a actuar, a repetir la experiencia de "Juana y sus hermanas"?

No, no me molesta. Pero no es una posibilidad por ahora. Disfruté muchísimo, pero era hacer todo menos yo. Un montón menos yo.

¿Cómo fue tu exilio en París en lo musical?

Yo salía con un pianista y mi hermana con su hermano violonchelista. Escuchaba música clásica: Ravel, Schubert, Bach, Beethoven, Prokofiev, después pasé al rock progresivo, el rock fusión, me gustaba Weather Report... Pero cuando estoy haciendo un disco no escucho otra cosa, no hay rincón de mis discos que no conozca.

Todo lo hacés vos.

Todo.

No te sentirías bien en un grupo.

Lo que pasa es que cuando estoy con otros dejo de ser. Con Alejandro Franov tuvimos un matrimonio musical impresionante. Y siempre tengo la intención de tocar con otro, pero siento que perdemos el tiempo y me empiezo a ensombrecer...


link: http://www.rock.com.ar/notas/1/1800.shtml

martes, junio 13, 2006

CONCIERTO BENEFICIO A PABLO BRAGA

CONCIERTO BENEFICIO A PABLO BRAGA

Comunicamos a todos los fanáticos del Rock & Metal que el 14 de Junio en la sala SCD de Vespucio, se hará un Concierto Tributo, Beneficio y memoria de PABLO BRAGA frontman de la banda LOBOTOMY de Argentina, quien tras un trágico accidente perdiera la vida, en Bolivia mientras se encontraban en su tour sudamericano. . (Entrada general: $2.000.)

Este concierto nace de la iniciativa de gente que conoció muy de cerca el trabajo de PABLO BRAGA y tubo la oportunidad de conocerle en sus giras por Europa. Por la coherencia con sus ideales es que decidimos hacer este concierto, al igual como se están haciendo en Hamburgo, Alemania y Stockholm, Sweden. Chile no será la excepción.

Bandas invitadas:

ARKHAM……………………………………………..…(Thrash Metal: www.arkham.cl)

DENYING NAZARENE...…………………......(Death Metal: www.denyingnazarene.cl)

RATZINGER......................................(Metal Terrorist: www.ratzinger.cl)

DAMA JUANA...................................(Hard Rock)

Este concierto tiene como idea, recaudar dinero para su familia que quedo muy afectada en términos económicos con la repatriación de su cuerpo del lugar del accidente (Bolivia – Argentina), y todos los fondos serán enviado y depositados a su esposa.

Solicitamos a los medios que apoyen con difusión del evento.

Y link para bajar el Afiche. www.chileconcert.cl

Produce:

Cristóbal González – Santo Barrio

Chileconcert.cl

Coheed & Cambria, el Rock progresivo estará este fin de semana en España


El grupo más esperado por los amantes de rock progresivo clásico de los 70 reinterpretado en el 2006, el Sábado 10 en Madrid y el 11 en Barcelona.

Coheed and Cambria provienen de Nueva York. Tras estar en varios grupos, Claudio Sanchez (voz y guitarra), Mick Todd (Bajo y voces), Travis Stever (guitarra y voces) y Josh Eppard (Bateria) empezaron con C&C. Tienen 3 albumes de estudio, todos conceptuales y entrelazados en cierta forma bajo el nombre general de 'The Bag On The Line Adventures' es curioso que su ultimo trabajo 'Good Apollo: I´m Burning, Star IV, Vol.1: From fear To The Eyes Of Madness' (2005)es la parte primera de ese concepto total mencionado. La segunda parte es el 'The Second Stage: Turbina Blade' (2002) y la tercera del 2003 el 'In Keeping Secrets Of Silent Earth: 3'.


El grupo recupera el espíritu de los grupos progresivos de los 70; han sido comparados a Rush, Yes, Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelín, todo ello aderezado con una base de historias de cómic de ciencia ficción (escritas por el propio Sánchez), formas de crear y producciones de ahora, no de los 70.


El sábado 10 actuarán en la Sala Heineken de Madrid y el domingo 11 en LA [2], en Nou de la Rambla, 11, Barcelona. Las entradas pueden adquirirse en Iguapop Gallery, Discos Castelló, Discos Revólver, Servicaixa.com y Halconviajes. Más información del grupo en www.coheedandcambria.com.

Elbicho, un animal del directo

Con dos discos en el mercado y con más de 200 conciertos, Elbicho ya ha sido catalogado: animal del directo. Su habitat natural es el escenario donde se mueve entre notas de flamenco, rumbas, tangos y bulerías.... Allá donde va, arrasa.


MARTA GIL. Las Palmas de Gran Canaria


Localizado en la calle y en pequeñas salas, los grandes de la música -Tino di Geraldo y Guillermo Quero- lo identificaron como una de las especies a destacar en el panorama musical español. Hasta ahora han sido descubiertos siete miembros de la especie, siete maestros de la voz, el bajo, la guitarra, la trompeta, la flauta y la percusión.

Criado bajo el rock progresivo de Pink Floyd, o King Krimson, el flamenco de Camarón y Paco de Lucía o la rumba de Cantores de Hispalis, Elbicho rehuye de escuchar la música que se hace ahora "demasiado contagio", dice el bajista Carlos Tato.

Amante de la "música en esencia", presenta un flamenco bailable, lleno de fuerza, sentimiento y pasión que conjuga con rumbas, tangos y bulerías. Notas de jazz y ritmos africanos se cuelan en algunos de sus temas, casi siempre impredecibles.

Compone la música y la letra de todos las canciones, sólo en su primer disco hizo una salvedad: La bien pagá, en una de las versiones más originales que se han hecho del tema de Perelló y Mostazo que popularizó Miguel de Molina.

Como especie, lucha por su preservación en el mercado discográfico, un negocio que no comparte y en el que asegura "te lían y te engañan demasiao". Para Tato -partidario de bajar música de la Red sin ningún tipo de coste- "da igual que se acaben los discos, el directo es lo más real".

Su bien más preciado es "la libertad", con la que capean a diario y con la que juegan a través de conciertos improvisados en el Retiro en busca de público infantil porque "los niños están excluidos del panorama musical".

Elbicho se descubrió en las Islas en el Womad 2003, una experiencia que recuerda "impresionante". "Con motivo del festival dimos nuestra primera rueda de prensa y luego el directo fue único, con 15.000 personas entregadas", rememora Tato. Un año más tarde regresó a Canarias para participar en Fuertemúsica. "En un cachito de isla descubrimos un montón de grupos buenos. Me encantan los festivales". Y será en el marco de uno -12 Millas- donde repita experiencia en Gran Canaria. Esta vez, con disco nuevo Elbicho II. Grabado entre diciembre y abril de este año, dicen haber encontrado algo más de si mismos. Sus seguidores podrán comprobarlo este sábado en Infecar.


link: http://www.canariasahora.com/portada/editar_noticia.asp?idnoticia=78907&idtemageneral=7#

Vanna se postulan como la nueva sensación del metalcore con un certero EP

Vanna son otra banda de la nueva hornada hardcore cada vez más interesada por picar un poco de aquí y otro de allá, añadiendo melodías de corte emo, fuerza metálica e inclusos giros instrumentales deudores del rock progresivo al género. El reto el de siempre, conservar el espíritu punk para que tus viejos fans no te den la espalda a la vez que optas por llegar a un público masivo, en este caso desde el sello de Brett Gurevitz, Epitaph.

"A Dead Language For a Dying Lady" comienza a sumergirnos en un metalcore abierto que ofrece una sensación más positiva que opresiva, como si añadiésemos berridos y puntuales riffs diabólicos a unos Motion City Soundtrack. En las voces iniciales de la más que interesante "I Am The Wind, You Are the Feather" se acercan incluso a Dredg, creando una atmósfera volátil y amable que rompen a berridos y destellos death más propios de unos Converge.

"The Search Party Never Came" continúa con esta teoría de la fusión, jugando entre las melodías más pop y la crispación paranoide con riffs y estructuras más propias del post-hardcore. Y es que las guitarras son precisamente el punto fuerte del sonido de Vanna, oscilando desde el rock alternativo, a la pesadez oscura o los sonidos más volátiles y luminosos.

Podemos decir que dentro de la heterogeneidad que la banda pretende practicar, las seis canciones mantienen un nivel similar. Si acaso destacan las más inmisericordes "She´s A Real Battleaxe" o "Schadenfreude", más fiel al old school de tensión metálica, jugando con los cambios de ritmo y los poderosos riffs. Igualmente en "That champagne Feeling", tenemos a su vocalista desgañitándose con desesperación y un sonido más próximo a bandas como Dillinger Escape Plan y Some Girls.

Puede que no vayan a ser una revolución pero demuestran un espíritu abierto que habrá que ver como se desarrolla. Como siempre, queda ver como se desenvuelven en un disco entero y si consiguen mantener la atención o caen en el aburrimiento. También pasar la prueba del directo y demostrar que son más que imagen, el mal de muchas bandas de su estilo, pero de momento cuentan en su haber con un EP prometedor.

link: http://www.ociojoven.com/article/articleview/967660/1/31/vanna-the-search-party-never-came.html

Ampliación.- La artista conceptual Yoko Ono, Premio Internacional de la FCG de Artes Plásticas 2006

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista conceptual Yoko Ono, nacida en Tokio (Japón) en 1933, fue elegida hoy ganadora del Premio Internacional de las Artes Plásticas 2006 de la Fundación Cristóbal Gabarrón (FCC), con sede en Valladolid.

El jurado del Premio Internacional FCG de Artes Plásticas 2006, presidido por Catalina Luca de Tena, presidenta-editora del Diario ABC, acordó conceder este galardón a Yoko Ono por unanimidad en reconocimiento "a su trayectoria como artista desde la década de los cincuenta en los más variados aspectos de la creación contemporánea: artes visuales, performances, instalaciones multimedia, música, etc".

En este reconocimiento el jurado ha tenido en cuenta también la influencia de Yoko Ono en el movimiento Fluxus a partir de 1962 así como su "aportación decisiva" a la fundación del lenguaje estético conceptual y sus propuestas más experimentales "que han sido referencia principal en las últimas generaciones y movimientos artísticos internacionales".

Los miembros del jurado de los premios Cristóbal Gabarrón, que este año cumplen su quinta edición, fallaron hoy a favor de Yoko Ono tras estudiar las 61 candidaturas que concurrieron a la convocatoria presentadas desde España, EE.UU., Francia, Inglaterra e Italia. En concreto, la artista fue propuesta por Pablo J. Rico Lacasa, director artístico del Simposium Escultura Alicante e integrante del jurado, iniciativa a la que se sumaron por unanimidad el resto de sus compañeros tras un debate que se prolongó durante algo más de dos horas.

A pesar de reconocer que a día de hoy todavía se relaciona el nombre de Yoko Ono con el de viuda de John Lennon, "un hecho esencial que ha eclipsado su auténtica realidad como creciente creadora y artista", el jurado insistió en que la galardonada ocupa por sí misma un lugar importante en la cultura y consideró que el nombre de Yoko Ono está "suficientemente asentado en la historia del arte como referencia del arte experimental".

El jurado hizo especial hincapié en que el reconocimiento a Yoko Ono, que ha expuesto en seis ocasiones en España, se debe "exclusivamente" a su trayectoria artística y no a su relación sentimental con el mítico Beatle John Lennon, y se mostró convencido del papel que representa Ono para los nuevos artistas. "El acta refleja un nombre propio, Yoko Ono, sin comas ni apelativos de viuda de...", precisaron.

A juicio del jurado, Yoko Ono ha sido durante décadas una de las referencias fundamentales del arte de vanguardia y un ejemplo biográfico para buena parte de los arriesgados iconoclastas y creadores sin prejuicios que se comprometieron radicalmente con la condición existencial de vivir y sentir en los territorios inexplorados del límite y sus periferias.

Desde su llegada a Nueva York en 1953 para seguir estudios de arte y completar su formación estética occidental, Yoko Ono comenzó a relacionarse y a participar, más activamente con el transcurrir de los años, en los ambientes de la joven vanguardia norteamericana, especialmente en los campos expresivos de la música experimental y el teatro.

Ono, al igual que otros jóvenes artistas, recibió la influencia directa de John Cage, artista conceptual y compositor experimental de inequívocos fundamentos orientales, y a partir de 1960, en los inicios de su particular trayectoria artística, comenzó a organizar y a participar junto a La Monte Young en una serie de conciertos y performances de vanguardia, 'Chambers Street Series', presentados al público en su propio loft de Nueva York.

En 1961 realizó su primer concierto público y un año más tarde se inició en el movimiento Fluxus del que formaron parte también artistas de gran significación como La Monte Young, Emmet Williams, Georges Brecht, Oldemburg, Ben Vautier, Nam June Paik, W. Vostell o J. Beuys.

Tras dos años de residencia en Japón, Ono volvió a Nueva York y posteriormente se casó con John Lennon con quien trabajó alternativa y sucesivamente en proyectos individuales y en proyectos conjuntos, principalmente en la música, pero también en el cine, el vídeo, en algunas acciones Fluxus y, sobre todo, en acciones de "inequívoco compromiso ideológico" a favor de la paz y del fin de la guerra de Vietnam.

Después de la muerte de John Lennon, Yoko Ono sufrió una dolorosa y prolongada depresión y entre 1980 y 1989 sus principales actividades creativas se centraron en la realización de vídeos en recuerdo de su esposo asesinado, en los que expresaba su ausencia y soledad, y en otros proyectos musicales. En 1986 reanudó su actividad pública como creadora de artes plásticas y visuales y desde entonces ha multiplicado su presencia en el circuito artístico internacional en decenas de exposiciones individuales y colectivas.

Yoko Ono, que recibirá el Premio Internacional de la FCG de Artes Plásticas en una gala que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el Teatro Calderón de Valladolid, se suma a una lista de cuatro galardonados con este premio en las ediciones anteriores: James Rosenquist (2002), Peter Eisenman (2003), Sir Anthony Caro (2004) y Richard Serra (2005).



link: http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060612141830&tabID=1&ch=71

UN VINCULO RICO Y CONTRADICTORIO "A Borges le gustaban los tangos primitivos, alegres y compadritos"

El investigador Horacio Salas analiza la relación entre el escritor y la música rioplatense, a la que le prodigó desde ácidas observaciones hasta algunos de sus mejores versos.


Jorge Luis Borges tuvo con el tango una relación contradictoria ya que criticaba el repertorio de lamentos y quejas de los años 20 y 30, pero le gustaban “los temas picaditos de la guardia vieja, el tango primitivo, alegre y compadrito”, destacó el escritor Horacio Salas. Poeta, historiador, ensayista y biógrafo, Salas posee una extensa obra que en una de sus franjas incluye de modo especial el tema del tango.
Según Salas, "muchos prejuicios que padece la cultura argentina están edificados sobre malentendidos, conocimientos a medias o pura repetición de lugares comunes carentes de sustento.
Se ha escuchado hasta el cansancio que Borges detestaba al tango, en general basándose en boutades, chistes o respuestas ingeniosas para desubicar al interlocutor. Es cierto que a él mismo le gustaba sorprender a quien lo escuchaba. Cuando lo interrogaban sobre Carlos Gardel, respondía que siempre lo había odiado porque tenía la misma sonrisa que (Juan) Perón. Obviamente era una de sus típicas respuestas humorísticas sólo para demostrar el rechazo raigal, absolutamente gorila, que sentía por Perón".
¿Qué tangos le agradaban?, se le pregunta al investigador y la respuesta es que "a Borges no le gustaban, en general, los viejos tangos con letra de las décadas del 20 y el 30. La queja, el llanto por el abandono le parecía algo impropio de los primeros guapos.
Pero le gustaban los temas de la guardia vieja, el tango primitivo, alegre y compadrito".
Para Salas, eso era "lógico", ya que esa música era "el fondo del ambiente en el que se movían los personajes borgeanos. El tango con letra es el de la inmigración, el de los recién llegados que iban desalojando a los criollos, y sus versos eran el reflejo de esa clase media y media baja que se lamentaba de su destino".
A la pregunta de si el autor de Fervor de Buenos Aires enlaza la vanguardia de los años 20 con el tango, sostiene el especialista que "en las páginas de la revista Martín Fierro, en los primeros tramos de la década del 20, Borges fue el primero en sostener que el tango es la realización argentina más divulgada, la que con insolencia ha prodigado el nombre argentino sobre el haz de la tierra".
En todo el mundo tango y Borges están indisolublemente unidos como seña de identidad de lo argentino, "y no parece casual, porque las historias orilleras de Borges parecen haber sido escritas con la música picada y ligerita de los primeros tangos. Sobre el relato Hombre de la Esquina Rosada, por ejemplo, planean como un vientito las melodías de Don Juan, Derecho Viejo o El Apache Argentino", apunta Horacio Salas.
Como para que no queden dudas, uno de los mayores poemas de Borges, en el que define lo que él llama "la gesta del cuchillo y el coraje" y toda su mitología de las orillas porteñas de fines del siglo XlX, se titula, justamente El Tango.
"Más que una paradoja, me suena como una muestra de amor a esa música que él escuchó en su infancia cuando las notas escapadas de un organito llegaban, desde la vereda de su casa en Palermo, hasta la biblioteca de su padre, donde el niño curioseaba desde la ventana", redondea el entrevistado./Télam.


link: http://www.elsigloweb.com/nota.asp?id_seccion=9&seccion=&id_nota=57827

Sónar’06 "Música negra, Japón y techno"

El Sónar cumple trece años en Barcelona el próximo 15 de junio. El festival se desquita del tibio momento que vive la música electrónica y apuesta por los bloques temáticos especializados. La música negra y Japón son los protagonistas de una edición donde no faltarán las sesiones techno –Richie Hawtin, Miss Kittin– o las propuestas más vanguardistas del hip hop, el reggae, el dub, la música disco o el mismo rock.


El Festival de Música Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona –popularmente conocido como Sónar– certifica su condición de referente internacional al optar por nuevos planteamientos en su XIII edición. Consolidado como el gran escaparate europeo de los sonidos que “van por delante”, el evento se enfrenta al debilitamiento que ha vivido la escena de música electrónica en los últimos años rastreando la pista de lo emergente y novedoso en otros géneros.

Si en los dos últimos años metió mano al saco del hip hop y a la conexión de guitarras y baile –que regresa este año con Liars o Infadels–, la nueva temporada orienta su búsqueda, más que hacia un estilo determinado, hacia la diferencia cultural y racial. Las dos líneas de fuerza que vertebran Sónar 2006 son Japón y la música negra. Una edición, por lo tanto, donde el concepto le gana la partida a los grandes nombres individuales, lo que tiene coherencia en un festival donde el riesgo y la emergencia son dos factores esenciales.

El bloque de los sonidos negros viene encabezado por un clásico de culto en la historia de la música disco: Chic. El combo del guitarrista y productor Nile Rodgers revitalizó la música disco precisamente cuando ésta decaía a finales de los años 70. Sus ritmos funky a la guitarra, unidos a las voluptuosas líneas de bajo de Bernard Edwards y a la sobriedad en la producción dieron vida a algunos de los sencillos más bailados de la época (“Good Times”, “Dance, Dance, Dance”). Músicos actuales de pop electrónico y hip hop los siguen reivindicando.

Héroe de culto
Otro héroe de culto es el jamaicano Linton Kwesi Johnson, auténtico francotirador del reggae y el dub que ha combinado su carrera musical con la poesía, el periodismo y la acción social y política. Se crió en el barrio londinense de Brixton, foco de disturbios raciales a finales de los 70. Sus letras, elaboradas con un lenguaje callejero, criticaban duramente al gobierno conservador británico, los tories de Margaret Thatcher.

También música con raíces negras traerá en su maleta de discos el locutor y Dj británico Gilles Peterson, acompañado en su sesión de nu-jazz y neo-soul por el MC Earl Zinger. Asimismo, el trío de raperos Digable Planets –con un Grammy a sus espaldas– ofrecerán su particular acercamiento al jazz desde el rap. En el terreno del hip hop, siempre en sus márgenes más heterodoxos, la oferta es sumamente apetitosa, destacando los experimentos underground de Dj Shadow –presenta una nueva escena conocida como Hyphy– y los sonidos guturales que salen del cuerpo de Rahzel, artista al que llaman la “caja de ritmos humana”.

Ryuichi Sakamoto regresa al Sónar como padrino de un nutrido grupo de compatriotas que representan la vanguardia electrónica de Japón. Sakamoto vuelve a aliarse con el músico experimental Alva Noto en Insen, un ejercicio en el que el segundo disecciona las notas de piano que va ejecutando el primero, obteniendo los micro-loops que las conforman y trabajando a partir de ellos. Otro que lleva el minimalismo hasta sus extremos es Ryoji Ikeda. El nipón explora las frecuencias del sonido, utilizando métodos matemáticos para profundizar en la relación entre música, espacio y tiempo.

El baile volverá a ser el protagonista en el Sónar Noche. Las actuaciones más populares serán las sesiones de la diva techno Miss Kittin, el ubicuo Jeff Mills o la actuación conjunta de Richie Hawtin y Ricardo Villalobos. Entre lo más destacado, el set de Isolée, un alemán que con dos discos se ha convertido en uno de los productores más innovadores del house actual.

Jesús Miguel MARCOS


link: http://www.elcultural.es/HTML/20060608/MUSICA/MUSICA17592.asp

Primal Scream se centra en el rock con 'Riot city girls'

La banda regresa a la escena musical con 'Riot city girls', una vuelta al sonido rock de sus comienzos y su octavo álbum de estudio, cuyo lanzamiento coincide con el veinte aniversario de la creación del grupo.

Con este nuevo trabajo Primal Scream abandona su habitual fusión entre la electrónica y el rock, de la que son pioneros desde que editaron 'Screamadelica' en 1991, para centrarse en las raíces del rock, como demuestra su primer sencillo, 'Country girl'.

En este álbum la formación impulsa su faceta en directo y cuenta con colaboraciones como la guitarra de Will Sergeant, de Echo & The Bunnymen; el violín de Warren Ellis, de The Bad Seeds; y la voz de Alison Mosshart, cantante de The Kills.

El fenómeno Primal Scream tomó forma cuando el batería Bobby Gillespie abandonó a la que se iba a convertir en una de las bandas más relevantes del rock independiente británico, Jesus & Mary Chain, para dedicarse por completo a su proyecto paralelo, del que es cantante y líder desde 1985.

Tras dos décadas en la vanguardia musical europea, el grupo lanza nuevo disco, por primera vez en cuatro años, con su presencia ya confirmada en dos festivales de música en España: El Santander Summer Festival, donde actuarán el próximo día 23, y el Summercase, que celebrará su primera edición en Madrid y Barcelona los días 14 y 15 de julio.



link: http://www.ritmic.com/carticulos/139659.html

El rock entra en el teatro

TXEMA VALENZUELA - Madrid

En el Reino Unido o en EE UU sería algo normal, pero que aquí mismo un grupo de rock con el pedigrí de Barricada se atreva a rendir cuentas ante el público en un teatro no deja de ser sorprendente. Esta noche la banda, con más de 24 años de kilómetros a sus espaldas, lo ha hecho por tercera vez, y con un resultado espectacular.

Como ya hicieran en el Gayarre pamplonés o en el Principal de San Sebastián, los Barricada se han reinventado una vez más a sí mismos en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Los de Pamplona han rescatado canciones de todo su repertorio y les han puesto un nuevo vestido en el que cabe de todo: soul, country, jazz y rock, muy buen rock.

Acompañados por un teclista, un saxofonista y tres coristas impecables, el Drogas, Boni, Alfredo e Ibon han ofrecido un repertorio de clásicos desconocidos para sus propios seguidores. Tu nombre en plan intimista, Deja que esto no acabe nunca a ritmo de jazz y cantada por el Drogas, Pídemelo otra vez absolutamente desnuda, y así una detrás de otra hasta completar el repertorio incluido en uno de sus dos nuevos discos: Mordiscos.

La primera parte del concierto ha tenido ese carácter básico y cercano que ofrecen las guitarras acústicas, pero después la cosa se ha ido calentando. Ya con guitarras eléctricas los Barricada se han empeñado en seguir adornando de un modo distinto al habitual todas y cada una de las canciones de su repertorio, y la gente, poco acostumbrada a ver un concierto de rock en un teatro, ha visto cómo las piernas pedían ponerse en pie.

Así ha sido con Blanco y negro, donde el público en pie y absolutamente desatado ha anunciado lo que iba a pasar apenas media hora después. En los bises, con No sé qué hacer contigo, los asientos sobraban y las palmas de las manos dolían ya de aplaudir.

La apuesta por la reinvención de los propios Barricada funciona, y la elegancia con la que consiguen introducir el soul de los coros, el delirio del saxo y la efectividad del piano en su lista de clásicos del rock urbano deja claro que cerca de 25 años de carrera no pasan en balde. Una pena que este fuera el último de los conciertos de su gira en un teatro.



link: http://www.elpais.es/articulo/cultura/rock/entra/teatro/elpporcul/20060613elpepucul_2/Tes/

Cita con el rock en Cienfuegos

ONELIA CHAVECO

El primer circuito nacional de rock fusión que celebra Cuba se editará cada domingo hasta el 21 de agosto, en territorio cienfueguero, como una atractiva opción para los jóvenes en el presente verano.

Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, el evento tiene como sede la Casa de la Música, y presentará a bandas de todo el país, al tiempo que desarrollará encuentros teóricos donde entendidos en la materia disertarán sobre el género.

Durante el concierto inaugural este domingo se presentaron los grupos Dana, Bouquet y AKupuntura de Cienfuegos, Arrabio de Sancti Spíritus y Cuba Libre, de La Habana.

Con el nombre Ciudad junto al mar, la fiesta de esta modalidad musical concluye con el festival Rockasol en los días finales de agosto, y en el cual estará presente un amplio espectro de propuestas musicales.

Los organizadores de este certamen pretenden dejarlo establecido con una frecuencia anual, y como anfitriona será la provincia de Cienfuegos.

Durante la década del 80 del pasado siglo, el rock fue una opción muy acogida por los jóvenes de entonces, y desde ahí se mantiene en las preferencias de la mayoría de corta edad en el país. (AIN)


link: http://www.granma.cubaweb.cu/2006/06/12/cultura/artic05.html

martes, junio 06, 2006

Del rock cristiano al 'videojuego espiritual'

Por Agencias
POR NACHO CASADO / MAYO 21, 2006 (EFE).- Los aficionados a los videojuegos o “juegos virtuales” han tenido la oportunidad de disfrutar de algunas de las propuestas más novedosas en la feria E3 celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, Estados Unidos. No obstante y en la senda de los juegos violentos, “Left Behind: Eternal Forces” es el que ha sorprendido con su debut.

El producto, basado en una serie de libros de contenido cristiano, ha generado polémica, pues el objetivo consiste en acabar con las fuerzas del Anticristo con armas y plegarias. Estados Unidos no deja de asombrar con sus propuestas. Las interminables diatribas en foros cristianos desde tiempos de Elvis Presley —acerca de si el “rock and roll” es producto del demonio— marcaron el discurso y contenido de posteriores grupos de rock duro.

El flirteo con la simbología del diablo y la brujería ha sido —desde entonces— una constante en la parafernalia de muchas formaciones que, con la excusa estética del satanismo, decidieron rebelarse contra las prerrogativas morales de los grupos de presión.

ROCK Y DEMONIO

Sin embargo y a finales de la década de los 90’s, esto facilitó el surgimiento de una serie de bandas que —bajo el epígrafe de “rock cristiano”— trataba de añadir otra perspectiva al ámbito musical. Es el caso de los famosos superventas “Evanescence”, cuyas letras mostraban un conocimiento de la Biblia y pretendían brindar un mensaje positivo y cristiano al público.

En el foro cristiano www.cristomorphosis.com/ se refiere a ellos afirmando que “todo medio de comunicación cristiano debe ser una plataforma para exponer y promocionar artistas y expresiones artísticas que, de una u otra manera, tengan relevancia para los cristianos”. Y se añaden a esta banda otros grupos que “han realizado el llamado crossover (mezcla de estilos) para salir del circuito de parroquias, reuniones juveniles y festivales cristianos para actuar en diversos locales de música rock y metal”.

Underoath, Chevelle o los grupos propuestos en el “top 30” del sitio web www.christianrock.net/ entre los que figuran Flyleaf, Project 86, Sanctus Real o Demon Hunter, entre otros, son prueba de un mercado creciente. Aunque y a pesar de la aparente contradicción, muchos de ellos aparecen en escena con estética gótica o siniestra y de riguroso negro.

APOCALIPSIS, ANTICRISTO Y MUERTE

En este sentido, la exposición anual electrónica del entretenimiento celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (Estados Unidos) ha dado un paso más al presentar “Left Behind: Eternal Forces”, un juego con mensaje cristiano pero formato violento a la medida de “Grand Theft Auto: San Andreas”.

Este último —en formato para la Playstation 2— creó enorme polémica por su guión y contenido, pues la tarea del jugador consiste en eliminar a competidores —de policías corruptos a pandilleros y prostitutas— en una misión cuyo objetivo es hacerse con el control de las calles. Tráfico de armas y drogas, palizas, disturbios callejeros y carreras de coches en un juego que trata de reproducir el hampa contemporáneo del estado imaginario de San Andreas.

Por ello, las críticas generadas no hicieron más que incrementar el interés y la venta del juego además de cumplir la expectativa de superar los 4.5 millones de copias en su primera semana en las tiendas.

Por su parte, la empresa “Left Behind Games” (http://www.leftbehindgames.com/) decidió presentar su “Left Behind: Eternal Forces” en la muestra. El juego —claramente entre los considerados como de “estrategia” y combate— combina la alta tecnología de las armas de que disponen los jugadores con alusiones a la Biblia y un mundo amenazado por el Apocalipsis. Sus creadores son conscientes del éxito de Grand Theft y la acción contenida en este producto está destinada a satisfacer las necesidades del mismo público.

NO MATARÁS

Se le circunscribe dentro de los llamados “videojuegos religiosos” en los que, acabar con el Anticristo y sus representantes es la tarea primordial. En él, un grupo de jugadores conjugados en la “Fuerza de la Tribulación” combatirá a la Comunidad Global del Anticristo. No obstante, los personajes virtuales de orientación cristiana se servirán de los mismos instrumentos que los delincuentes de Grand Theft: pistolas, rifles, tanques...

Por ello, la reacción de los críticos ha sido directa. Son juegos de estrategia en los que el mensaje nunca sustituye al método. En este caso, matar.

“Bibleman: A fight for faith”, “Catechumen” (en el que hay que convertir a soldados romanos en cristianos), o “Rebel Planet”, cuyo punto de partida es el Gran Diluvio Universal, son otros paradigmas de la “escena cristiana”.

La exposición electrónica anual del entretenimiento que se celebra en Los Ángeles reúne a más de 400 expositores y decenas de miles de aficionados a los videojuegos o fabricantes del ramo. El año pasado atrajo a más de 70 mil asistentes.

link: http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.534416/SecID.38/index.sal

Una revista estadounidense publica el 'Top 50' del rock con mensajes de derechas

Los Who, los Beatles, los Rolling Stones y Lynyrd Skynyrd encabezan la lista 'conservadora' del 'National Review'


Puede que el rock and roll fuera en su origen la música de los rebeldes que estaban en contra del sistema. Pero a los conservadores también les puede gustar.

Es cierto que Neil Young acaba de publicar Let's impeach the President (Destituyamos al Presidente), y que Green Day tuvieron un gran éxito en 2004 con American idiot, álbum que contenía la canción anti-Bush Zieg Heil to the President Gasman (Zieg Heil al presidente gasolinero).

"Pero algunas canciones de rock son realimente conservadoras, y hay más de las que puedas pensar", ha escrito el periodista John J. Miller en la web de la revista estadounidense de derechas National Review.

El magazine publicará en su número de junio una lista elaborada por Miller con las 50 mejores canciones conservadoras del rock.

Teniendo en cuenta que muchos de los autores de las canciones pueden no sentirse cómodos al ser captados por la derecha -Miller señala que algunos son reconocidos izquierdistas-, la revista defiende que todos los temas reflejan ideales conservadores o sentimientos como el escepticismo hacia el Gobierno o la defensa de valores tradicionales.

La primera canción de la lista es Won't get fooled again, de los Who. Según Miller, podría ser la sintonía para los revolucionarios desilusionados que integran el movimiento conservador. El periodista cita frases del tema como "Mira al nuevo jefe / Es lo mismo que el antiguo".

Los Beatles, contra los impuestos

En el número dos está el Taxman de los Beatles, un alegato contra el cobro de impuestos: "Si conduces un coche, pondré un impuesto a la calle / Si intentas sentarte, pondré un impuesto a tu asiento". Miller afirma que el número 3, Sympathy for the devil, de los Rolling Stones, ataca el relativismo moral y señala la crueldad del bolchevismo en la frase "mataron al zar y a sus ministros / Anastasia gritó en vano".

El número 4, Sweet home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, es un canto al sur de Estados Unidos, al que Miller llama "la región que a los progresistas les encanta detestar".

Entre las canciones que exponen valores sociales conservadores están la número 5, Wouldn't it be nice, de los Beach Boys -"pro abstinencia y pro matrimonio"-, y la 17, Stay together for the kids, de Blink 182 -"una elegía a los valores familiares".

La número 50, Stand by your man (Apoya a tu hombre), de Tammy Wynette, puede ser la canción más atractiva para muchos lectores del National Review, por su asociación con la antigua primera dama y hoy senadora Hillary Clinton, blanco favorito de los derechistas estadounidenses.

En una entrevista en la que le preguntaban sobre las supuestas infidelidades de su marido, Bill, Hillary aseguró que ella no era una mujer del estilo que se retrataba en aquella canción. Wynette se quejó y recibió una disculpa de la senadora.

"Hillary se metió con la canción", escribe Miller en su top. "¿No es eso suficiente para incluirla?".


Ver la lista completa de canciones



link: http://www.diarioadn.com/cultura/detail.php?id=6948

Y Tool salvó al Festimad

Antonio Fraguas


La plaza de toros cubierta de Leganés (cuyo techo se abre y se cierra mediante un impresionante sistema hidráulico), albergó este fin de semana el Festimad Sur 2006, patrocinado una año más por 20minutos.

Tras los disturbios del año pasado en Fuenlabrada, la controvertida cita musical ha reducido sus dimensiones, hasta el punto de que muchos dudan de si se puede llamar "festival" a una serie de conciertos a cubierto y sin acampada.


En lo musical, la ración más contundente de esta edición se sirvió el sábado, con la banda estadounidense Tool como cabezas de cartel, precedidos por sus compatriotas Deftones.

La banda del Chino Moreno, que ha perdido en voz lo que ha ganado en kilos, se topó con un recinto sin los estándares mínimos de calidad de sonido. Su mejor momento fue sin duda la versión de su clásico 7 Words del álbum Adrenaline, y la envolvente Digital Bath, del LP White Pony.

Y llegó Tool...

La primera carta credencial de Tool fue presentada media hora antes de su salida ante el público, en el momento en que los técnicos arrastraron desde bambalinas la batería de Danny Carey hasta el escenario.


Casi veinte platos, un gong e infinidad de timbales le daban al relampagueante instrumento un aire de paso de Semana Santa, o de ciudadela futurista. La ovación cerrada del público ante un instrumento musical era la muestra de la veneración que los seguidores de Tool sienten por una banda que es casi una religión del metal contemporáneo.

Herederos legítimos de Pink Floyd o King Crimson, han reinventado el rock progresivo con una mezcla de ternura (en la voz del semidios Maynard James Keenan) y de contundencia llena de matices y riqueza cromática.

El doble bombo de Carey (sin duda uno de los mejores músicos del mundo) funcionó como un martillo neumático. Los arpegios místicos y los acordes cortantes de Adam Jones (peraltados por la líneas sincopadas del bajo de Justin Chancellor) vencieron a las malas condiciones acústicas del recinto.


Por la cara de los asistentes, se podría decir que incluso los fans de toda la vida estaban sorprendidos: igual que si fuera la primera vez que oían temas (algunos de más de siete minutos) como Forty Six & 2, de Aenima, Sober, de Undertow, o Schism de Lateralus.

Sí era la primera vez que se escuchaban en Madrid las canciones del último álbum de la banda, 10.000 Days (10.000 días). Ése fue el número de jornadas (27 años) que pasó la madre de Maynard postrada debido a una parálisis.

La actuación de Tool, que será recordada por muchos años, justificó por si sola todo el festival.

Alice In Chains

En la jornada de ayer pasaron como cabezas de cartel unos capitidisminuidos Alice In Chains, que tras la muerte de Layne Stanley (quien siguió los pasos de Andrew Wood o Kurt Cobain), han reaparecido para volver a tocar los temas que les encumbraron en plena eclosión grunge, en los 90.

Apenas 5.000 seguidores de la mítica banda, según informa la agencia Efe, aguantaron hasta la medianoche para poder escuchar en directo a este grupo que se encargó de cerrar el Festimad Sur, tras dos días enteros de conciertos en directo y sin pausas.

La organización ha reconocido que la afluencia de público del domingo ha sido "algo más baja", aunque consideraron que sin embargo la celebración ha sido "más tranquila que otras veces".

NOTICIAS RELACIONADAS


link: http://www.20minutos.es/noticia/124496/0/festimad/tool/deftones/

Universitarios: La moda en MP3

Por Estilos

SALTILLO, COAH. MAYO 28, 2006 (VANGUARDIA).- Imaginación, visión y aplicación de tecnología han cambiado la forma en que nos de-senvolvemos en el mundo. Con cada año que pasa, incluso en meses o semanas lo “último” se transforma en lo pasado y así sucesivamente con cada nuevo software, con cada teléfono, con cada computadora y un sinnúmero de objetos que vemos desfilar primero en revistas, después en las tiendas y finalmente en nuestras manos.

La música no está exenta de los avances tecnológicos, ya que hemos visto el paso del gran disco de vinilo al cassette de ocho tracks, que seguramente no viste, pero que tu papá te ha platicado, para llegar al cassette común de cinta, sorprendiéndonos con el disco compacto en la década de los 80, el no tan afortunado Mini Disc, para llegar hasta el momento al formato de MP3 que ya está presente en la casa, en tu PC o en tu Mac, en el autoestéreo y más allá.

¿Recuerdas el walkman de cassette?, tal vez tu hermano mayor tuvo uno, o en tu niñez te lo regalaron. Era un aparato grande, pesado, pero en el que podías traer tu música favorita y ser la envidia de los demás.

Después llegó el reproductor de disco compacto portátil, era más liviano y delgado que un walkman, pero debías tener un mayor cuidado con él. En este mismo sentido, se desarrolló el reproductor portátil de disco, pero en formato MP3, el cual desde hace algunos años ha venido a revolucionar la manera de escuchar, almacenar y transferir música.

Antes debías cargar tus cassettes o traer una caja de discos para cambiarlo en el momento que desearas, ahora, eso ya no es necesario gracias a éstas pequeñas maravillas de la tecnología. Un MP3 portátil te permite comprimir la música de tal forma que tienes la posibilidad de guardar más canciones en un espacio muy pequeño.

Un disco compacto te da la opción de guardar alrededor de 80 minutos de música, en unos 700 MB aproximadamente. En cambio, un MP3 incrementa esta cantidad varias veces dependiendo de su capacidad, ya sea de 128, 256, 512 MB, o incluso superior a 1 GB.



La nueva generación

Como mencionamos anteriormente, un reproductor portátil MP3 es lo último, y aunado a ello, es lo de moda. En la escuela, en el centro comercial, en tu casa, en donde estés, puedes escuchar tu música que guardas en tu computadora y quieres llevar contigo.

Tocar un MP3 cada vez es más sencillo, pues son miles los equipos de sonido que pueden almacenar y hacer sonar este tipo de archivos.

Los archivos MP3 tienen otro plus: contienen información sobre el intérprete, nombre de la canción y número de pista, entre otros datos, que te permiten saber con exactitud qué estás escuchando y no esperar a reconocer la canción.

Las nuevas generaciones, de las que eres parte, sí, tú que estás en la prepa o en la universidad, tienes esta gran herramienta de entretenimiento y que sirve para relajarte mientras esperas de una clase a otra, e incluso puedes conectar el reproductor al autoestéreo y escuchar tu música favorita mientras vas a la escuela o cuando sales con tus amigos.

Por si fuera poco los equipos más completos cuentan con radio FM, grabación de voz, reproducción de video, opción para almacenar datos, visualización de fotos digitales y gran capacidad aún en tamaños cada vez más reducidos.

Ahora, sólo necesitas saber que los reproductores portátiles de MP3 pueden contar con memoria flash o con disco duro. Los de memoria flash interna suelen ser más pequeños y son una opción perfecta si lo que quieres es música por algunas horas o cambiar frecuentemente las canciones que deseas escuchar. Los de disco duro son más grandes y tienen más capacidad, por lo que puedes guardar en ellos grandes colecciones de música digital.

Y si hablamos de precio, cada vez son más accesibles, sólo depende de tu necesidad, de gusto y de lo que estés dispuesto a pagar por un aparato de moda. Ahora que se acercan las vacaciones de verano, es un excelente momento para ver las opciones y adquirir uno para tu viaje, para la graduación, para llegar muy a la moda el próximo semestre o, tal vez, ir ahorrando para regalártelo en Navidad.


Creative Zen Vision. Con este dispositivo no sólo podrás escuchar música, también podrás ver tus videos favoritos en su pantalla de 3.7 pulgadas. En su disco duro de 30 GB caben más de 10 mil canciones o hasta 120 horas de video.
• Precio estimado: 7,999 pesos.


Apple iPod Video. Tiene 60 GB de capacidad, donde podrás guardar hasta tres horas de video, 15 mil canciones con la mejor calidad de sonido y varios miles de fotos digitales. Con él tendrás hasta 20 horas continuas de música, su pantalla es a color y tiene conexión USB.
• Precio estimado: 5,889 pesos.

Sony Walkman Bean NW-E305. Con un diseño moderno y ergonómico de 512 MB que almacena más de 300 canciones. Reproduce archivos WMA, WAV, MP3 o CDA. Su batería de carga rápida puede tocar tres horas con sólo tres minutos de carga; con la batería al 100 por ciento aguanta hasta 50 horas.
• Precio estimado: 2,298 pesos.


Samsung Yepp YH-925GS. Su pantalla a color es de 1.8 pulgadas y en ella se pueden ver fotos, así como los datos de la música que escuchas. Capacidad de 20 GB y reproducción de archivos MP3, WMA y WAV. Incluye ecualizador y su batería recargable tiene una duración de 10 horas.
• Precio estimado: 5,899 pesos.


MPIO One FG 200. Este pequeño aparato de 1 GB además de tocar archivos MP3, WMA y OGG reproduce video en formato MEPG4,WMV y AVI. Tiene sintonizador de FM, grabación de voz, grabación de radio, ecualizador, un juego y fotos en formato JPG.
• Precio aproximado: 2,949 pesos.


Apple iPod Shuffle. Se ve chiquito, pero para nada. Tiene capacidad de hasta 1 GB, equivalente a 240 canciones. Fácil de usar, pues puedes elegir que las canciones se toquen en orden o en forma aleatoria. Pesa sólo 22 gramos y su diseño tiene un toque minimalista, como todo iPod.
• Precio estimado: 1,700 pesos.

Genius GMP3-DJ1G. Este pequeño equipo tiene capacidad de 1 GB, donde podrás guardar más de 15 horas de música en formato MP3. Con grabadora de voz, radio FM, grabadora de radio, pantalla LCD en color azul, ecualizador y hasta 10 horas de batería AAA.
• Precio estimado:
2, 226 pesos.

link: http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.535972/SecID.33/index.sal

La Homeopatía de las Palabras

Por Mtro. Eduardo González, Psicoterapeuta

Salif Keita, el claroscuro en la garganta

Para Job
y sus rastas
de luz en la guitarra.

El corazón de Salif Keita, es como la casa de puertas abiertas que ha soñado el músico universal. Es un personaje que se reconoce y es aceptado a lo largo y ancho del mundo, pero que no cupo en la estrechez del universito en la cabeza de su padre y los que como él, toman a la raza o el color de piel, como pretextos para discriminar.

Facundo Cabral dice que cuando el hombre canta, ora doble. Creo que en el caso de este músico, es Dios y monarca de los que lo despreciaron, porque ellos lo hicieron rey de la música.

Sale por su voz dorada, el exilio que ha representado su piel: es blanco siendo negro, o negro preso de una piel blanca, para más señas: albino. Ha nacido con ausencia de pigmento en la piel y una corta visión, quizá por lo que la naturaleza invirtió en su garganta privilegiada.

Desterrado de la herencia y el reconocimiento de su padre, Salif renuncia a todo... excepto a su pasión: la música.

Por ello, Keita es el apelativo de un mandingo de raza negra, piel blanca y corazón cristalino. Transparente como el manantial que corre al interior de su propia historia: su voz ha sido adiestrada, por los gritos en las faenas de cacería, en los maizales de su familia.

La tristeza que alberga originaria, se disipa con el baile y goce que provoca su música en las multitudes. Porque cada vez que canta rueda para dentro, una lágrima espesa que humecta su garganta, y así su llanto nos hace posible -a quienes lo escuchamos- una vez más, la alegría de vivir.

Tal es el artificio de la comunicación que tiene la globalidad de la música. Keita transforma el sentir, en vibraciones que nos trasportan a las llanuras de la inmensidad africana que lo habita por dentro.

Mali será la madre-patria que lo ha parido, desterrado sentimentalmente, y a la que regresa a engendrar su primer hijo-disco: M’bemba, concebido y grabado allí.

Regresa a su origen, para dar vida a lo que a él mismo le fue negado: la existencia y el reconocimiento, ya que él no fue un hijo amado, en el que el padre depositó sus complacencias. El exilio lo adoptó como un vástago bien venido a la villa de la música, ese paraíso donde sólo existen seres formados, por un corazón con manos y oídos.

Agradece a la vida el destierro, porque quizá de todos modos hubiera renunciado a su destino de príncipe mudo, porque lo más grande que tiene (su música), no se lo heredó su padre (no pudo... nadie da lo que no tiene, porque la boca canta de lo que está lleno el corazón).

Renunció a ser un músico al servicio de las cortes de su padre, para quien –en su condición de noble- ser trovador y albino es una doble maldición. Para él, su hijo habita el piso menos dos, en el edificio de termitas reales, en que siente el fluir de su alcurnia.

Ante todo esto, Keita pasó de ser príncipe a cantante callejero, nacido en la casta de los mandingo en Malí, África, en 1949. No pudo coronarse porque es albino y se sospechó que sobre él caía un embrujo maligno. Para no enfrentarse con él, escupían al suelo cuando se lo topaban, para “alejar los espíritus del mal”. Podemos decir que la garganta y la música, lo rescataron de la ignominia y la discriminación.

Keita tiene 57 años, 35 de ellos dedicado a la música, y es uno de los referentes imprescindibles de la música africana, en los últimos diez años. A los 18 años de edad dejó Djoliba (donde nació) para ir a Bamako, la capital de su país. Ahí cantó en los bares y la calle, hasta formar parte de Rail Band. En 1991 fue nominado al Grammy por su disco Amen, en el que colaboraron el jazzista Joe Zawinul y Carlos Santana, entre otros. Cantó con el legendario grupo de orientación latina Rail Bando of Bamako, después fundó su banda de fusión Les Ambassadeurs, al lado de Kante Manfila.

Keita radicó en París en 1984, donde grabó su disco Soro, en el que cristaliza la tradición sonora de Malí con toques de modernidad. Este álbum marcó la línea de posteriores experimentos musicales, como la búsqueda eléctrica del “pop afro”, a la vez que legitima la música de su continente, en el seno del rock progresivo.

Su propuesta musical, echa mano de instrumentos y sonidos autóctonos, como el simbi (una flauta tocada por los cazadores en Moriba) o el calabash (instrumento de tres cuerdas). El laúd africano (n goni) es una especie de calabaza con un largo palo y una cuerda que al vibrar hacen eco, y se escucha como contrabajo, pero más seco.

La kora y el lauúd none, usados en las melodías tradicionales africanas, han sido sincretizados con la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, para volverse uno sólo en las melodías de Keita. Incluso uno de los músicos, hace del hueco de su boca, un instrumento de música electrónica. Todo esto, encabezado por su timbre de voz, ha sido llamado: la “Voz dorada de África”

Es inevitable que sus presentaciones se presten para las danzas tribales, que además él se encarga de motivar. Cuando el público está muy quieto, Keita hincado pide que bailen, que se expresen. Igual que lo hacen sus dos coristas negras de casi dos metros de altura, que alzan las manos, mueven las caderas y no queda más remedio que dejarse conquistar por la combinación de sonidos acústicos y la pasión del baile.

Keita es considerado uno de los precursores del afropop. Sin embargo en sus creaciones uno puede identificar toques de funk, soul, rock y ritmos cubanos.

La música de su grupo, se presta lo mismo para una ceremonia o un ritual, religioso o festivo, según sea el caso. Los cantos y las danzas del grupo completan el espectáculo.

Es un cantante parsimonioso y de andar tranquilo. Lo único que le hace destacar entre sus compañeros es la voz, porque canta más fuerte o toca una guitarra. En el escenario es el rey, que los prejuicios de su cultura no le permitieron ser. Y aunque Keita sólo necesita la compañía de su guitarra, para impactar con su potente voz. El lenguaje del cuerpo y los tambores penetran las emociones de sus espectadores...

“Sólo hablo de amor porque ya hay demasiados problemas: enfermedades, hambre, guerras... Y no he querido hurgar en la herida con un cuchillo”, dice en “M’Bemba” (que significa: Los ancestros).

El clima casi espiritual y el idioma universal de su música, es lenguaje que rompe la barrera del idioma, por encima del color de la piel y las ideologías.

En la guía ilustrada a la música africana de 1995, se puede leer: “Salif canta con una pasión desgarradora que evoca los gritos del blues en las tragedias y luchas de la historia. Luego de muchos esfuerzos, Salif ha conseguido trascender las penalidades de la existencia y convertirlas en un canto de catarsis”. Sin embargo calificar como mera catarsis lo que ha sido un proyecto de vida y una especie de resurrección –en la música- de la muerte REAL que le esperaba, es una distracción reduccionista, en el mejor de los casos, porque su voz en la representación sonora de la libertad. Ya que “Nació maldito, pero su música lo ha salvado”.

Su apariencia es casi mitológica, porque “ha llegado a convertirse, a base de esfuerzo y talento, en una de las voces más sólidas del continente africano. Es un hombre espiritual, que vive en el amor y en la paz a través de su música. Condición que lo vuelve un ser preocupado por los problemas sociales, como la pobreza, la marginación y la exclusión” se ha dicho de él.

Rechaza toda forma de exclusión y desigualdad, porque considera al mundo la casa de todos, dice: “El papel del artista en estos momentos, es uniformar los valores. Hablar por las personas que no tienen la oportunidad de hablar. Decir que ‘a él le duele la cabeza’, porque ‘él no puede decirlo’, debemos hablar por los que necesitan comer, los que necesitan amor, los que necesitan libertad. La gente debe ver estas necesidades reflejadas por los artistas, y estos deben siempre expresarse a través del amor, de la música y de las melodías”.

Conoció México escuchando a Carlos Santana, a quien admira... “Hablar de México es pronunciar un gran nombre del mundo, es algo que necesitas conocer. Si conoces ese nombre es algo que debes conocer, algo que se te mete en la cabeza por la gran diversidad cultural que aquí existe”.

Mezcla la música a partir de lo que ama, pasándose de largo si es blues, electrónica, soul o folklore africano. Keita ha dicho que «desde pequeño le han gustado estos ritmos” pero además ama su cultura, por lo que decidió mezclar lo que le gusta, que es lo que ama.

Cuando se le pregunta: ¿Cómo es que logró ser músico, cuando su familia pertenecía a la realeza?, habla de su lucha y convicción por conseguir lo que quiere. Considera lo suyo un excelente trabajo, por lo que fue capaz de decir a su padre: “esta es mi solución, si tú tienes otra, dímela y eso es lo que haré... yo no tuve otra mejor y sigo haciendo mi vida”.

Keita ve al pasado como una oportunidad de aprender, para que mirar el futuro sea –realmente- una posibilidad.

Tiene en la voz, la misma nostalgia de Tracy Chapman y toda la tradición de música negra que habita el mundo, con ella comparte su origen ancestral: Africa y la raza negra; pero además con la virtud de conservar el idioma de aquella tierra-patria... al igual que los reyes del jazz y el blues.

Su fuerza sería impensable, sin la energía que le provocan las multitudes. Ese desesperarse cuando quieto, su público no se mueve, por lo que le pregunta: “¿Qué les pasa, por qué no se mueven?... porque quizá la inmovilidad lo remite a ese estado de sentencia, al que su padre y la sociedad intentaron condenarlo por su color de piel, o más bien: por su ausencia de color en la piel.

Salif ha demostrado que sigue siendo soberano, porque su reino nunca ha sido de este mundo, mucho menos del gobernar de su padre. No pudo ser monarca porque es lacayo de la música, a ella se debe y por ella es que vive. Quizá muy en el fondo agradece a la vida, el haber nacido albino, para evitarle la pena de renunciar a un destino de rey forzado o hijo pródigo por convicción.

La pasión por la música en su garganta de cenzontle (“pájaro de diez mil voces” diría el poeta Netzahualcóyotl) lo hace cantar aquello de que lo está lleno el corazón. Su guitarra abre la puerta hacia la libertad, y el amor de los que encendemos cirios a los poetas y agradecemos la existencia de la música.


link: http://www.notiarandas.com/noticia.asp?id=6006